浪漫主义时期出现了哪些新的钢琴体裁

最佳答案这篇文章对你应该会有所帮助的,呵呵!
浪漫主义时期的钢琴音乐创作与演奏
摘要:虽然浪漫主义时期的舒伯特、舒曼、肖邦、李斯特、门德尔松等作曲家的创作侧重点不尽相同,但他杨形组范巴欢呢反兵们作品中所体现的浪漫主义精神、典型的创作手法却具有某种共同性,充分地体开军益害谈阳现了浪漫主义音乐的总体部社移顶报道事若银调风格。这一时期钢琴演鸡胞奏技巧发展与作曲技术改进之间相辅相成、互为要求,形成了钢琴音乐艺术发展的最大动力量岩想六族围。充斥在浪漫主义时期的技术为上的风尚也产生过很大的负面影响,但从钢琴艺术历史演进看,技术因素的强化,却促使钢琴制造者对近代钢琴从多方面不断地改进,为后来钢琴音乐表现的飞跃奠定了基础
随着西方音乐史上浪漫乐派的形成,钢琴音乐也
进入了其鼎盛的发展时期。影响钢琴艺术发展的因素

协奏曲诞生于浪漫主义时期对吗

来自不同的方面,首先是乐器制作工艺获得了较大改
进,子入费英顺刑问顺京不制作技术越来越规范,并逐渐趋于完善。从"# 世
纪初开稳项误空提布深始,各国钢琴制造家对近代槌击钢琴进行了重
要改进,如以铸铁张弦支架替换了原来的木质支架
机件变为复式杠杆装置,槌头上包裹给短施政讲烟致爱因亚的凫皮由绒毡所
取代,琴弦加长并交叉排列,音域也扩大到七个半八
度等等,致使钢琴音乐的表现力大大提高和加强。并
且涌现出了大批专门制造音乐会演奏用琴的钢琴制
造商,如格拉夫、施特顿希尔、布罗德伍德、伯森多幅
普莱耶尔、埃拉尔、斯坦威等,致使欧洲人的音乐生
中,钢琴的地位日益见长,独奏音乐会频繁举行,社会
文化生活中,对钢琴人才的需求也与日俱增,因而,涌
现出了大量的以钢琴演奏为生的艺术家,成为浪漫主
义音乐发展的雷第念审及那九德一大亮点。除此之外,这一时期的钢琴
演奏技术也得到迅宗往微担苗目速提高和发展,并逐渐形成了以炫
技为导向的多种演奏风格派别,预示着$% 世纪以此
为特性的演奏流派纷呈局面的到来。
示空黑甚政构从文化思想发展节黄技谁激房史来看,浪漫主义风潮形成于法
国大革命后,复辟与反复辟长期较量的这一动荡变乱
的紧张岁月中,它所力求表达的是躁动不安的个人主
观感情,所创造的艺术形象是感情热烈、桀骜不驯的,
其中路队江心精神理念是情感至上。虽然这探一时期,每一位
作曲家的创作侧重点不尽相同,但他写们作品中所能体
述班期音造外到出的浪漫主义情怀、典型的创作手法却有其胡大啊七善味增共同
性,充分体现了浪漫主义音乐艺术的总体风格。
崇尚浪漫主义理念的音乐家们,非常注重塑造具
有个性的音乐形象,张扬个性成为一种时尚。就浪漫
主义音乐作品中的诸多属种门构头右茶裂音乐技术环节而言,虽说抒情
性是其钢琴音乐创作的一个重要特征,但最明显的创
作建树却是在和声变化与音响色彩布局的追求上。譬
如,变化音和声、近关系转调、复杂化和弦运用等等,
其目的是力图模糊大小调体系的调性轮廓,是和声进
行变成了一种表现的工具,而不仅仅是音乐结构的组
成部份。在作品体裁上,最突出的现象是钢琴小品成
为浪漫派作曲家抒发情感、捕捉瞬间情绪体验最拿手
的表现形式,是"# 世纪最富有特性的音乐体裁之
一。
浪漫主义作曲家把大量的精力都投放到了对钢
琴音乐潜力的挖掘上,极大地提高了钢琴音乐的表现
力。这一时期钢琴音乐的真正奠基人是奥地利作曲家
舒伯特,他的作品深受其艺术歌曲的影响,不仅表现
在旋律的纯声乐性上,而且在钢琴音乐的情感内容
及主题形象上都与其艺术歌曲相关联。如同人们所
说:“舒伯特的艺术歌曲使诗变成音乐,他的钢琴曲
又使音乐变成诗。而他用以表现钢琴音乐诗性的一
个重要手法就是运用大小调交替的调式和频繁变换
的调性。”# $ %整体来看,舒伯特的钢琴作品可分为两大
类:奏鸣曲和小品。其钢琴奏鸣曲虽继承了维也纳古
典乐派的传统,但更具有抒情性,充满着幻想与诗意
的浪漫主义气息。其钢琴小品,即八首即兴曲和瞬间
音乐,则充分展现了舒伯特旋律、和声色彩变化方面
的才华,并成为后世浪漫派音乐家创作钢琴小品的
楷模,开创了钢琴音乐创作的新领域。
受舒伯特影响最深,并直接从其作品精神中得
益的是门德尔松。门德尔松的&’ 首《无词歌》在世界
钢琴文献中都占有重要地位。从这些作品中,反映出
的是门德尔松钢琴音乐的室内性风格特点,旋律优
雅流畅,和声质朴纯真,从不追求浮华的炫技效果,
也少有深刻的戏剧性和激动人心的内心表白,整体
上以音乐语言的谐和均衡、清新淡雅见长,其中那些
富于歌唱性旋律的作品给人的印象最深。
真正让钢琴音乐燃烧着浪漫主义热情,洋溢着
兴奋激昂情绪的是德国作曲家舒曼。由于早年与其
师之女克拉拉之间恋爱的失败,加之对当时音乐界
陈腐、保守、庸俗的市侩风气的不满,使他形成了易
于沉思幻想和激动热情的双重性格,切几乎贯穿在
他所有的钢琴音乐中。可以说,舒曼大多数的钢琴作
品都是他前半生内心生活的写照,带有某种自传的
性质。舒曼在标题性的套曲形式上有较大创造,他是
第一个将独立的钢琴小品贯穿成不可分割的艺术整
体———套曲的作曲家,代表作有《狂欢节》、《蝴蝶》
等。他的钢琴音乐作品中的“标题性”提示,往往是通
过内容的进行,用来更深刻地表现细致入微的情感
体验的重要手段。折射出的是音乐中的诗意和文学
意味,而不是简单地运用情节性的标题进行提示,
《童年情景》中的“标题性”提示几乎就具有这样的意
义。
被誉为“钢琴诗人”的波兰作曲家、钢琴家肖邦,
把他的全部生涯都奉献给了钢琴创作,这在钢琴音
乐史上是独一无二的。他创造了典型的浪漫主义的
钢琴音乐语言,他对新的音响色彩的探索开辟了新
的音乐表现天地,创作中大量半音的运用动摇了由
维也纳古典乐派确立的自然音调性体系,而拿波里
六和弦、属七、减七、属九和弦的层出不穷使用,则大
大地强化了和声色彩的功能。不仅如此,他还对旋
律、织体、装饰音等各方面进行革新,以利于音乐表现
的需要。肖邦的钢琴作品所涉猎的体裁范围无人能
及,玛祖卡、叙事曲、谐谑曲、奏鸣曲、夜曲、圆舞曲、练
习曲、回旋曲、协奏曲、前奏曲等,从不同的侧边真实
地记载了作曲家由祖国命运危机、社会环境变迁和个
人经历的波折,所引发的一系列复杂的情感体验。除
了浪漫主义激情外,他的创作和演奏风格中还保留着
一种含蓄内在、均衡典雅的古典精神气质。
如果说肖邦发掘了钢琴内在的表现潜力,那么与
其同时代的匈牙利作曲家、钢琴家李斯特则弘扬了钢
琴艺术的外在表现力。其钢琴演奏风格直接继承和
发展了克列门蒂、贝多芬的动力性风格,技术辉煌,激
情四溢,在钢琴上追求宏伟的交响性音响。他的钢琴
作品大都是外向性的,音乐感情炽热,旋律带有朗诵
调性质,不少作品冠以与文学、绘画、雕塑有关的标
题。而他对于大量半音、增减和弦,甚至是全音音阶
的运用,更是成为了印象主义风格的先声。除此之
外,李斯特还在《( 小调奏鸣曲》中成功地运用了“主
题变奏”的手法,使音乐本身的展开更富有逻辑性。
正当李斯特在浪漫主义的潮流中推波助澜时,出
现了一位要恢复古典主义精神和传统的反潮流人物
———勃拉姆斯。秉承德奥文化气质的勃拉姆斯,其音
乐创造较之同时代人的要深刻严肃、富于理性。在他
的某些作品中,特别是最后几年的创作,有一种个人
精神倾诉的趋向,可看作马勒音乐创作的先行。某些
地方如同肖邦一样,他把自己的感情深深地隐藏在抽
象的标题背后,与同时代音乐风尚相比,勃拉姆斯对
于赋格曲、奏鸣曲、变奏曲等古典形式所具有的兴趣
要强烈得多。他的演奏风格是厚实的,他是继贝多芬
之后$) 世纪最重要的键盘作曲家。他的音乐有着德
国北部的严肃性,充满了技巧上的困难。
上述我们所介绍的作曲家基本上也都是本时期
优秀的钢琴演奏家,这是这一时期音乐发展的一大特
点。钢琴演奏技巧发展与作曲技术改进之间相辅相
成、互为要求,形成了钢琴音乐艺术发展的最大动
力。其实,早在$) 世纪头*+ 年就已表现出钢琴家对
于演奏技巧训练的重视,如克拉莫、胡梅尔、费尔德、
车尔尼、莫舍列斯等,他们仿效,·-·.·巴赫建立
键盘演奏理论体系的做法,纷纷编写各种类型的练习
曲,试图建立各自演奏技术训练的体系,致使钢琴演
奏技术训练开始走向规范化的道路。
应该说李斯特是钢琴演奏史上的重量级人物,过
去,除了贝多芬,所有的钢琴家都是双手紧贴键盘进
行弹奏,而李斯特一反常规,把手臂高高举起,头发往
后一甩,使钢琴发出了巨大的轰鸣,迸发出兴奋的感
情色彩。而他早年受小提琴演奏家帕格尼尼启发,推
出的大量的双音、八度音阶、大跳八度和弦、快速轮
指、滑奏等高难度技术,使得钢琴获得了前所未有的
风驰电掣般的音响效果。但李斯特对演奏时力量的控
制也是很有讲究的,如同哈莱写到的一样:“他在演奏
时显示出的力量是我从来未听见过的,但既不显得粗
糙,又不是过度响亮。”# $ %他的这一做法,极大地影响
了当时整个欧洲钢琴界的演奏风格,涌现出了诸如
“琶音大师”泰尔伯格、“八度大王”德雷肖克等炫技演
奏家,他们的炫技作品也如雨后春笋般地层出不穷。
另外,李斯特根据交响曲、管风琴曲、歌剧片断和流行
歌曲所作的集大成般的“释意演奏”# " %,一方面显示了
钢琴这件万能乐器的神奇魔力,另一方面则体现了李
斯特对原作品和钢琴音响极强的领悟力。就像门德尔
松所描述的那样:“我从来未见过任何一个像他那样
连指尖都流露出音乐感悟力的演奏者。”# & %
’(")—’(*) 年间,占主流的是炫技大师和沙龙
钢琴家,但其中也存在着一小群与之相抗衡的钢琴
家。他们反对哗众取宠的炫技,认为这只会使钢琴演
奏艺术走上死胡同,其中就有肖邦、门德尔松、克拉
拉+舒曼等。
肖邦是继莫扎特之后又一位追求典雅风格和高
尚趣味的钢琴演奏家。他的手指触键技术极其精湛,
对于音乐的细腻变化、踏板的色彩性运用、弱音区声
音的探索和钢琴内在表现力的发掘都达到了前所未
有的高度。他的演奏方法中最有特征性的是散板节
奏,那里面含有精妙的韵律摆动,洋溢着绝对的情感
表现,其创作、演奏中的诗意追求由此而体现。而门德
尔松则是伟大艺术作品的宣传者,他从不演奏五花八
门的炫技乐曲,只是演奏先辈和同辈大师的杰作。作
曲家舒曼的妻子克拉拉·舒曼也为钢琴演奏艺术做
出了杰出的贡献,她不仅演奏她丈夫的大量作品,而
且广泛宣传巴赫、莫扎特、贝多芬、肖邦、勃拉姆斯等
大师的杰作,其演奏风格一反当时流行的炫技、做作
和夸张,在音乐表现追求上显示出理性的节制和高雅
的趣味。
随着浪漫主义音乐的发展,以炫技大师为代表的
钢琴家与以伟大艺术品的宣传者为代表的钢琴家之
间逐渐出现分野。曾经辉煌一时的炫技大师们,落得
了一个演奏艺术价值不高的尴尬境地,但如果站在历
史的角度上辩证地来看,他们并非是无所作为的,最
起码对于提高钢琴艺术地位,促进钢琴技术进步,其
贡献仍可说是巨大的。
不过,充斥在浪漫主义时期的技术为上的风尚也
产生过很大的负面影响,由于过份强调发展演奏技
术,并急于求成,也贻误了许多年少的学琴者。譬如,
当时曾风行过一套用于辅助手指训练的方法,狂热的
舒曼就因此而练废了手指头。不可否认,这个时代由
于过多地着眼于钢琴演奏技巧,在演奏观念上显露出
了对于炫耀技巧的广泛兴趣,从而挤兑和降低了对于
音乐作品的内在艺术质量的追求,使得钢琴艺术的发
展充满着浮燥的气息。艺术评价急功近利,过分强调
钢琴演奏技术进步,的确是这个时代的不足,我们应
该清晰地看到这一点。但是,从钢琴艺术历史演进来
看,这种对技术因素的强化,却酝酿了钢琴演奏史上
的一个转折性变化,促使钢琴制造者对近代钢琴从多
方面不断地改进,为后来钢琴音乐表现的飞跃奠定了
基础。
艺术和技术之间从来都是相辅相成的,好的艺术
需要良好的技术作支撑,反之,好的技术又会对艺术
表现提出新的要求。浪漫主义作为人类音乐历史的一
个断面,作为钢琴艺术发展的一个阶段,自有其辉煌
的一面,也有其不足的地方,只有从整体上对其进行
全面观察,才可能对浪漫主义钢琴艺术发展有一个较
为客观的认识和评价,也才可能更准确地看到浪漫主
义钢琴音乐的历史性贡献之所在。
参考文献:
#’ % 杨民望, 西方音乐史上的几个主要流派# -% , 音乐艺
术. ’/(* 0& 1,
#$ % # 美% 彼得·库珀, 钢琴作品的黄金时代# -% , 音乐译
文. ’/() 02 1,
#" % # 美% 勋伯格, 世界著名钢琴流派的演奏风格# -% , 钢
琴艺术. ’//" 0 ’ 1,
#& % 徐元勇, 钢琴音乐简史# -%, 音乐天地. ’//" 0$ 1,
贝多芬、肖邦、李斯特、舒曼:人们可能说本专辑收录的这四位作曲家作品,正是阿劳音乐里的四大基石。可是立即又马上会有许多其它作曲家的名字浮上来,例如舒伯特和莫扎特……等。总之,阿劳确实是个兴趣广博和感悟力强的钢琴家。这样广的音乐涉猎,多少让乐评家分析起来觉得头痛,可是一个客观判断的耳朵还是可以区分出不同作曲家在阿劳艺术中的不同份量。

贝多芬在阿劳的演奏曲目中占有特别的一席之地。我从一九五零年代中期就开始听阿劳的演奏会,我不认为他有任何一场音乐会让这位作曲巨匠缺席。我用「巨匠」一词是别有深意的,因为这正是阿劳用来形容贝多芬的用语,他认为没有任何其它音乐家能与贝多芬等量齐观。贝多芬象征看人类的抗争与超脱,代表不断「重生」与「新生」。阿劳在他的《华德斯坦》奏鸣曲中所想表达的正是这些涵意。拉丁国家人们称呼这部奏鸣曲为「破晓」(L’Aurore),但这个「破晓」并非代表一日之晨,而是一整年的起始。阿劳曾一再重复说明老克莱巴如何找到这部作曲的正确涵意:根据1967年12月号《钢琴》(Clavier)杂志上艾尔德(Dean Elder)的记载,阿劳说:「E.克莱巴告诉我,这部作品所描写就像春日开始之际,大自然苏醒之时。演奏时必须宛如不经意地踏下踏辫,弹奏得愈轻愈好。第一乐章起首部份也得弹奏得像春草嫩芽钻出大地…老实说,我们平常听到的演奏基本上都是错误的。」

在阿劳眼中,「平常人演奏的第一乐章比正确速度快了三倍」。说实在,阿劳演奏的这个乐章确实是个大惊奇,他的速度比一般人沉稳(比贝多芬学生彻尔尼所建议的速度还慢),在乐曲开始处也显得极富神秘感。另一个特色是速度充满弹性,但并不是说采取夸大的对比,而E大调段落强烈呈现出演奏者个人的意念倾向。不管什么情况下,阿劳都力主钢琴家应该自行安排贝多芬作品中的脉动感,所持证据得自贝多芬同时期人物所留下的蛛丝马迹。另一方面他以钢琴家的角度来看,认为每个乐章确实都有戏剧性的成份在。

从序奏到终乐章轮旋曲,阿劳认为这是贝多芬作品中最深刻的一部,并用演奏来证明自己的论点。贝多芬对此曲动态对比的标注极其大幅度,阿劳不回避用言语解说他的认知:「就像太空漫游一样」。阿劳深信,诠释音乐的依据得自对乐谱细节的深度理解,这是诠释音乐的出发点,但很多钢琴家都只停留在观察乐曲表面的层次,这就是为什么我们时常听到人们抱怨青年音乐家的演奏总是听来一个样儿。

如果要我挑这段轮回曲最值得赞许的一段,我会选出一大段「找回家路」(Donald Tovey所说)的乐段(第221-312小节),这个段落由五个八度音引导出来,双手一起弹奏,暗示一种沮丧绝望的感情。前三个和声是响亮而坚定的,但按着却渐弱下来,最后柔和的结束,这段介于第二大段和轮回曲主题间的音乐,通常并不吸引一般钢琴家兴趣,而阿劳却在此表现出孤独被弃的沧桑感,而只消强调了三个音符。阿劳演奏本曲比布兰德尔足足长了两分钟,看来,阿劳对贝多芬标注的速度似不是那么忠实。

阿劳在《皇帝》钢琴协奏曲里也放了很多个人倾向,他没有像皇帝一样威风堂堂,而是和乐团作出融合一气的整体感。值得注意的是,他用了较多的极弱音,表情极其优美而色彩丰富。这并不是录音效果所致。因为即使在现场演奏,阿劳也同样作出这种大幅度感情和韵味。再一次,阿劳带给人们一种熟悉作品的特异诠释。

有趣的是,一般人也许没注意,许多优秀的贝多芬演奏者也同时是优秀的李斯特演奏者。您会想到布兰德尔、肯普夫和李希特……没错,这些钢琴家,当然也包括阿劳,他们在李斯特的大量作品上都做出顶尖的表现。阿劳把李斯特的角色与舒曼、萧邦、白辽土、华格纳和拉威尔归在一起,阿劳认为李斯特B小调钢琴奏鸣曲是「史上最伟大的钢琴作品之一」。这是一部「高度集中,没有一个多余音符,没有任何地方是为钢琴技巧表现,一切都是为了戏剧性」(节自 Robert J. Silverman所作访谈,The Piano Quarterly冬季号1982-83)。所谓的「戏剧性」是指《浮士德》传奇,这是阿劳对乐谱内涵洞悉后的体认,更有趣的是,其实所有李斯特的弟子都接受李斯特与《浮士德》传奇确有特殊关联的观念。标题音乐被大多数现代乐迷当成是落伍过时的东西,真是令人遗憾!其实这种内部精神联系所带来的逻辑性和特殊情境,对演奏者诠释来说,是非常有用的泉源。在阿劳的诠释观点中,他并非描述葛丽卿(Gretchen,《浮士德》中的女主角),而是描述「葛丽卿心中的感情世界」。阿劳说:「我不会只描述角色的外表形象」。无庸赘言,阿劳这部作品的诠释可说出类拔粹,快板部份充满动感和震撼性的低音,慢板部份也不显松散,而是贯串着出色节奏韵律和色调。

好的贝多芬演奏者可以专长李斯特,但优秀的李斯特演奏者却未必长于肖邦。布兰德尔尽量避免弹肖邦,肯普夫开始弹肖邦作品时显然犯了大忌。李希特则小心处理两位极不同典型钢琴家音乐间的桥梁-音色以及他们对键盘的处理概念。我想,阿劳也是采取这种做法。不过尽管如此,欣赏阿劳的肖邦并不是件简单。Decca本来想在五零年代为阿劳录肖邦作品全集,结果反应恶劣,以致他们不得不取消计划。阿劳早期的肖邦演奏说实在有时真的不算是第一流,1960年阿劳录的F小调幻想曲并没有1977年的飞利浦版(本片收录者)那么出色。1960年版太拐弯抹角,后来的新版本则显得直接得多。

在李斯特的作品中,阿劳投以无拘无束的激情,在贝多芬里,无论在乐句中寄以多深的感情,速度方面阿劳仍是保有一定的节制。舒曼则相当不同,他的思想有部份得自霍洛维兹的说法:「舒曼的音乐永远不曾是安静的,就算在最抒情的段落,底下仍是暗潮汹涌。」这里所说的「暗潮汹涌」无疑表现在舒曼《幻想曲》Op.17的前两个乐段里,同时也有证据显示出现在最后一段,如果我们仔细审视原谱当可辨识这点。阿劳的演奏颇重视这个暗潮及低音声部,并忠实清晰地表现其内在精神。

本片收录的四位作曲家,首先是非常有利于藉彼此差异来观察阿劳的不同风貌。第二个特殊点是,我确信您一定可以发现和其它钢琴家比起来,阿劳的诠释永远独树一格,即便是那些人们最熟悉的曲目。
浪漫主义时期的钢琴音乐创作与演奏

欧洲专业音乐发展中的主要流派有哪些???

1、古典音乐及主要流派
西方音乐的历史大致可分为以下几个时期:
(1)古希腊时期
希腊是古代欧洲文明的发祥地。它的历史可追溯到公元前12世纪。音乐除了祭祀太阳神、酒神的仪式外,还常用来表达爱情,歌唱友谊,欢庆典礼等。在希腊文明鼎盛时期,产生了集音乐、诗歌、舞蹈为一体的宏大的悲剧和喜剧。当时的雅典圆形剧场可容纳数万观众,著名的荷马史诗《伊里亚特》和《奥德赛》,既是文学作品,又是音乐作品,是由盲诗人荷马边弹琴边吟唱而即兴创作的。
(2)中世纪时期(大约公元476—1450)
中世纪的欧洲,是教会统治的时期,宗教音乐也自然成为这一时期音乐的重要组成部分。专业音乐完全为教会服务。罗马教皇格列高里一世主编的唱经歌集《格列高里圣咏》流传极广,几乎人人会唱。公元九世纪在这些圣咏旋律之上,添加了另一个声部。多生音乐丰满、和谐的效果,象征着天国的音乐。之后又添加至三个、四个甚至更多的声部,吸引人们的不再是配有简单曲调的宗教歌词,而是动人的音乐本身。公元12世纪起,出现了带着乐器云游四方,演渣耐唱自己创作的歌曲的游吟诗人、恋歌诗人以及许多流浪艺人,他们的音乐是由悖于教会旨意甚至亵渎神灵的,去受到人们的普遍欢迎。
(3)文艺复兴时期(1450—1600)
文艺复兴是欧洲文化和思想发展的一个重要时期。他以人文主义为主要思潮,一些音乐家要冲破教会神权的禁锢,用音乐来表现人的感情,尽管音乐仍然被教会利用作为传道工具,但更大程度上在人民中间起到娱乐作用,因而时速音乐发展极为迅速,她的成熟与影响都超过了宗教音乐。16世纪末。在宗教剧的基础上,意大利产生了歌剧,主要以神话、英雄业绩及人的喜怒哀乐为题材。这时期契约脱离声乐而独立存在是音乐发展的又一重大成果。
(4)巴洛克时期(1600—1750)
“巴洛克”一词来自葡萄牙语,意为歪扭不圆的珍珠。后被借用专指17、18世纪西方建筑、雕塑中奇异、怪诞的风格。在艺术上,更多的是表现人的内心情感。韦尔迪的歌剧《奥菲欧》就是用戏剧性咏叹调表现人物内心痛苦失望的情绪。主调音乐的歌曲和清唱剧等声乐形式应运而生。同时,器乐曲的繁荣,也是这时期音乐的又一特征。出现了大协奏曲、奏鸣曲、赋格曲等体裁,并形成了一些固定、严格的形式。以巴赫、亨德尔为代表的音乐家写了大量的声乐和器乐作品,用音乐来表现英雄性、史诗性的题材,反映了新兴资产阶级蓬勃向上的精神面貌。
(5)古典主义时期(1750—1820)
1730—1770这40年,是欧洲音乐风格逐渐转变的时期。当时巴赫和亨德尔正处在事业的巅峰之上,而以巴赫的三个儿子以及萨玛尔蒂尼、斯卡拉蒂、斯塔米茨等为代表的一批音乐家已在大胆探索与创新新的音乐风格。古奏鸣曲和交响曲的形成与他们有着直接关系。这一时期被称作“前古典主义时期”。在他之后,誓古典主义风格的成熟时期。交响音乐的成熟与管弦乐队编制的确立使这一时期重大成就。
西方音乐史上著名的古典乐派是18世纪以后随着资产阶级启蒙运动在欧洲的兴起,受资产阶级革命的影响而形成的乐派。“古典”一词包含着谐调的、高雅的、持久地、典范的意思。“古典派”不是当时作曲家的自称,而是后人为区分与浪漫派音乐界线而使用的专用名词。古典乐派的作曲家思想上倾向自由、平等,作品着重表现新兴的市民阶层和资产阶级的精神面貌与追求。在创作上讲究形式完美,结构严谨,平衡对称,音响和谐,逻辑严谨规范;旋律流畅优美,简洁易记,常带有民间风格;节奏灵活多变;十分重视情绪的多样化与对比;曲风淳朴、稳重、严肃,崇尚理性。主要作曲家有海顿、莫扎特、贝多芬、格里格等,由于其活动中心是在奥地利的维也纳,因此人们又称之为“维也纳古典乐派”。这时的主要体裁形式有歌剧、赋格曲、室内乐、奏鸣曲、交响曲等。
(6)浪漫主义时期(1820—1900)
19世纪的欧洲,政治风云变幻频繁,并出现了欧洲大陆封建复辟的潮如做春流,随后星期的资产阶级民主运动,使得摆脱封建制度和总价桎梏束缚的欧洲文艺家在创作中追求个性解放,产生了浪漫主义的文化。在音乐领域内,浪漫主义是澎湃的浪潮奔涌而来,波及整个欧洲大陆,音乐艺术达到黄金时代。1821年韦伯的歌剧《自由射手》的公演,被称为浪漫主义的到来时刻,是音乐史上新的一页。随着歌剧艺术的空前繁荣,艺术曲目自18世纪末逐渐兴盛而发展成为声乐套曲,传统的协奏曲、交响曲等胡并形式继续使用并得到发展,交响诗、交响音画等新的体裁产生并受到广泛喜爱。
19世纪法国军队对外的大局侵略及德国、奥地利等国家对欧洲一些弱小民族的残酷奴役,使得被压迫民族的民族解放运动日益增强,为振兴自己的民族文化的民族乐派应运而生。一大批具有爱国精神和鲜明民族特色的音乐作品相继问世。各个民族不同的风格为欧洲音乐增添了许多色彩,形成了颇为壮观的浪漫主义音乐的洪流。
西方那个音乐史上著名的浪漫乐派产生于19世纪初。它的特征是追求个性解放,强调抒发个人情感,着重自我意识的表现与刻画,是一种个性化的、理想化的感情重于理智的音乐。作品着中与个人生活感受和对自然景象的细致表现和描绘。音乐结构比较自由、无拘束,多以古代神话传说和幻想故事为题材,注重音乐的标题性和诗情画意。请调诗歌、戏剧与音乐的结合,创造出即兴曲、无词曲、音乐会序曲、交响诗等多种音乐体裁。浪漫乐派可分早期、中期、后期三个时期。早期(1820—1850)代表人物是韦伯、舒伯特、柏辽兹、门德尔松、舒曼、肖邦等。中期(1850—1890)代表人物有李斯特、瓦格纳、勃拉姆斯、柴可夫斯基等。后期(1890—1910)代表人物有沃尔夫、马勒、约翰·施特劳斯等。
西方音乐史上著名的民族乐派出现于19世纪中叶,由东欧、北欧和俄国一些作曲家构成。他们追求的目标,一是民族的内容,既反映祖国的历史和民族性格,以本民族的风格、民间故事或文学作品为题材,表达强烈的民族自豪感和爱国思想;二是民族形式,既要求运用本民族民间的体裁形式和音乐语言,或直接采用本民族民间的音乐素材,表现出鲜明民族风格和特色。主要作曲家有俄国的格林卡和被称为“强力集团”的五名作曲家:鲍罗丁、穆索尔斯基、里姆斯基·科萨科夫、巴拉基列夫、居伊,还有挪威的格里格,芬兰的西贝柳斯,捷克的斯美塔那和德沃夏克,匈牙利的李斯特,波兰的肖邦等。应该指出的是,民族乐派实际上是浪漫乐派的一个分支,他们把浪漫乐派所强调的个性扩大为民族性,但透过民族性,仍然可以看到作曲家的个性。民族乐派的创作方法和美学观点是和浪漫乐派完全一致的。
2、现代音乐及主要音乐流派
现代音乐泛指19世纪末到20世纪的音乐艺术。主要特征是形成里许许多多凡如流星的不同风格的音乐流派。总的创作特点是,力图否定与摆脱传统的创作思维与技巧,追求各种新奇的表现手法,例如打破并排斥传统的功能调概念,采用无调性、多调性;大量使用不协和和弦;节奏上愈趋复杂化。这些是多数20世纪音乐作品突出特征。下面介绍的是众多流派中的几个主要流派。
(1)印象派
产生于19世纪末到20世纪初,是受象征主义文学和印象主义绘画得影响而形成的。印象派音乐力图摆脱浪漫主义的主观情感表现,追求的是气氛和色彩。作品中大量采用全音阶、教会调式、平行和弦、不和谐的七和弦和九和弦等,打破和声及调性的功能体系,造成调性上的扑朔迷离。旋律趋向片段零散,排除完整的旋律和曲式结构,配器力图精致细腻;以调节音乐明暗的层次和浓淡色彩,旨在朦胧的光色之中表现主观的印象,渲染出浓淡的色彩和请调。法国作曲家德彪西1812年的管线乐序曲《牧神午后》是印象派的经典作品,它以细腻的笔触渲染出朦胧的气氛,描写一个牧神在炎热的太阳底下昏昏欲睡时产生的种种幻觉,从而确立印象派音乐的地位。此外,法国的作曲家拉威尔也是印象派的重要代表人物。
(2)新古典主义音乐
新古典主义音乐于本世纪20年代末开始盛行。他是和后期浪漫主义相对立的一种潮流。这些作曲家重新使用均衡的形势和清晰可辨的主题进行创作,用以代替他们认为晚期浪漫主义中日趋夸张的姿态和松散的形式。他们反对音乐的标题性和主观性,主张音乐应该回到“古典”中去,应当保持严格的客观精神。这一流派中影响最大的人物是俄国作曲家斯特拉文斯基,斯特拉文斯基的舞剧音乐《艺神的主宰阿波罗》、《仙女之吻》、《圣诗交响曲》和《钢琴协奏曲》都是这一流派的经典作品。这些作品在题材上有的旋子古代神话故事,有的则是中世纪的宗教内容。此外,还有法国的奥涅格、米洛、普朗克,德国的兴德米特、匈牙利的巴托克、苏联的普罗柯菲耶夫和萧斯塔科维奇等著名作曲家,均不同程度上都受到它的影响,他们的作品在音乐上力求模拟古代音乐风格,而在创作手法上则用现代技术,形成一种新型的拟古音乐风格。
(3)表现主义音乐
表现主义音乐产生于20世纪初,流行于二三十年代,适于表现绘画同步的艺术。表现主义画家常用夸张的、扭曲了的形体和色彩以及象征的手法来发泄内心的的苦闷。表现主义音乐受表现主义绘画的影响,主张用夸张的手法表现强烈的自我感受、欲望、幻觉等。他的创立者是奥地利音乐家勋伯格。在他的“表现心灵”的音乐中,渲染着紧张、恐惧的气氛,反映出一种悲观、变态的倾向,他的典型的作品是独唱剧《期待》、念唱于室内乐曲集《月迷》。代表人物还有勋伯格的学生贝尔格、威伯恩,由于这三人的活动低低点也在维也纳,所以又称为“新维也纳乐派”。此外还有匈牙利的巴尔托克、俄国的斯克里亚宾等。
(4)十二音体系
十二音体系有称十二音作曲技法,是在20世纪20年代初由表现主义音乐的代表人物勋伯格在探索现代音乐的发展方向时,创造出的一种新的作曲技法。其创作方法是将八度中的十二个半音彼此割裂,废除了中心音的重要性,无所谓调式、调性,将十二个音排列成一个“音列”或“音序”,按照作曲家的构思,一首作品原则上只用一个音列来发展旋律,以求得乐曲整体的统一,通过反行、逆行、反行加逆行等技法平均地加以运用和发展,从根本上否定了传统音乐的束缚,追求一种有组织原则的无调性音乐,是现代音乐的重要创作思想和作曲技法。勋伯格的学生威伯恩和贝尔格继承发展了十二音音乐,使之成为“序列音乐”,威伯恩晚年又创作了“点描音乐”,用许多被休止符隔断的短音和音组构成乐曲。
(5)具体音乐
具体音乐是用录音技术把日常生活中的各种具体到声音录音后作为素材进行复核处理而制成的音乐。早在20世纪20年代,一些作曲家局在作品中大量使用噪音,以歌颂机械文明,表现都市生活。具体音乐的创始人法国沙弗尔于1948年正式发表了具体音乐理论,首次把风雨声、火车轰鸣声、动物嚎叫声,以及铃声、钟声、汽笛声等嘈杂的音响收集起来,用电声技术进行加工,经过加速、减速或把录音带逆转、循环等改变其强弱、力度、音色等处理使其变性,制成《铁路练习曲》、《炒菜锅练习曲》、《墨西哥的笛子》、《唱片练习曲》等作品,1950年他和法国作曲家皮埃尔·亨利合作,把人的呼吸、吟诵、呐喊、口哨、步伐、敲门、弹琴等声音组合制作出多乐章的具体音乐作品《单人交响曲》。
(6)电子音乐
电子音乐是29世纪50年代才兴起的一种新音乐。他和具体音乐一样,是音乐与电子科技结合的产物,但具体音乐取材于自然音响,而电子音乐则以电子振荡器和发声器作为声源。它主要运用正弦波造成无泛音的所谓纯音,或用打击乐器、噪音乐器发出的杂音以及用人声和具体音乐相结合,通过声音滤波器和反响设备,使之变性、变质、变量,经过录音、剪接等处理,组合成各种奇异的音响和多变的节奏。电子音乐既不受音高的限制,也不受音节和音律的束缚,它已超越人声、乐器声和自然音的新音响开拓了音乐新的表现领域。1951年前联邦德国科隆广播电台最初进行电子音乐实验之后,世界各地广播系统掀起了创作高潮。这方面影响最大的是前联邦德国的斯托克豪森,还有前民主德国的库申涅克、卡格尔,,,法国的瓦雷兹,意大利的贝里奥,美国的路恩宁、巴比特,荷兰的贝汀丝以及日本的诸井城、松夏真一等。

100
标签
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?